Cortos 56

Jun. 12th, 2020 05:31 pm
arbeka: (Default)
[personal profile] arbeka
Не хочу сказать, что Вы живете в мире убийств и секса, но могу предположить, что, разворачивая газету, Вы начинаете с криминальной хроники.

А.Х.Я почти никогда не читаю о преступлениях в газетах. Единственная газета, которую я вообще читаю,– лондонская "Таймс", она довольно сухая, но там попадаются смешные заметки.

Несколько лет назад "Тайме" поместила статейку под названием "Рыбки отправляются в тюрьму", я прочел ее и узнал, что некто пожертвовал аквариум с рыбками в лондонскую женскую тюрьму. Самым забавным было, конечно, название. Вот ради таких вещей я и просматриваю газету.

Date: 2020-07-13 07:37 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
События фильма Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи» происходят в Швеции в конце XIX в. Богатый адвокат Фредрик Эгерман (Гуннар Бьёрнстранд) два года назад, овдовев, женился второй раз на шестнадцатилетней Анне (Улла Якобссон). Их отношения являются скорее отношениями отца и дочери, нежели мужа и жены. До сих пор у них не состоялась первая брачная ночь. Фредрик ждёт, когда же Анне сама возжелает его. С Анне и одновременно с сексуальной горничной Петрой (Харриет Андерсон) пытается заигрывать сын Фредрика Хенрик (Бьёрн Бьельвенстам). Он только что почти случайно стал мужчиной с Анне и страдает от отсутствия любви. Анне узнаёт, что у мужа есть любовница. Ей оказывается красивая актриса Дезире Армфельдт (Ева Дальбек). Во время свидания Фредрика с Дезире к ней приходит её второй любовник – женатый офицер Карл Магнус Малькольм (Ярл Кулле). После весьма сдержанного и крайне вежливого объяснения, Карл выставляет Фредрика в пижаме под дождь, а сам вскоре получает кочергой от Дезире и также отправляется на улицу.
Дезире, которая одна воспитывает маленького мальчика по имени Фредрик придумывает, как правильным образом перетасовать пары. Для этого она приглашает Магнусов и Эгерманов в особняк своей матери, разбогатевшей на том, что она в своё время отказалась писать мемуары о своих высокопоставленных любовниках. Белой ночью Хенрик пытается повеситься, но случайно задевает секретную кнопку в стене и к нему из соседней команты приезжает кровать с юной Анне. Молодые люди признаются друг другу в любви. Шарлотта Малькольм (Маргит Карлквист) в пику мужу устраивает свидание с Фредриком в беседке. Разъяренный Карл вызывает адвоката на дуэль – он предлагает сыграть в русскую рулетку. Разумеется, пистолет, который выстрелил в руках Фредрика, был заряжен холостым. Не пристало военному рисковать жизнью ради стряпчего. В итоге, Карл вновь обретает счастье с Шарлоттой, Фредрик вновь оказывается с Дезире, чтобы воспитывать общего ребёнка (хотя Дезире не признаётся, кто его отец), Анне и Хенрик находят друг друга, ну а Петре достаётся местный кучер, который пообещал на ней женится.

Нравоучительная комедия явно рассчитана на более широкий зрительский круг, чем предыдущие фильмы. И. Бергман находился в тяжёлом финансовом положении и должен был снять кассовый фильм. В целом фильм удался. У него есть один драматургический провал в сцене первого ужина в поместье, который разительно отличается по манере съёмок и диалогам от остального фильма, выдержанного в традиционных для драм Бергмана длинных планах. И не идеально снята сцена неудачного самоубийства. В остальном же это очень лёгкий, ироничный, тонкий и немного водевильный фильм о сложностях любви. Комедийных персонажей играют проверенные актёры, некоторые из которых постоянно снимаются у Бергмана. Как всегда идеально друг другу подходят Ева Дальбек и Гуннар Бьёрнстранд.

Date: 2020-07-13 07:42 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Мужские разборки» – фильм стильный, серый и дождливый. По картинке он восходит к классическим американским нуарам. Однако, атмосфера в фильме уже немного другая. Холодная жестокость картины гораздо более реалистична, чем отдающая влиянием романтизма атмосфера классического нуара с его довлеющим прошлым, запутанным временем, нешуточными страстями и оригинальными персонажами. Здесь же чувствуется влияние европейского реалистичного кинематографа, которое ещё не заметно в фильме «Ночь и город». Мотивации героев просты и понятны, грабители представляются обычными людьми, а их женщины – обычными любовницами. За пять лет ощутимо изменились герои Дассена. Между мелким Луи, его верным слугой наркоманом Реми, Джо, Марио с одной стороны и демоническим Филипом Носсероссом, фантастически выразительными Грегориусом и Душителем и прочими обитателями лондонского криминального мира лежит приличная пропасть. Это герои романов, одинаковых по сюжету, но разных по стилю. При этом в «Мужских разборках» множество цитат из самых разных фильмов прошлых десятилетий, от экспрессионистского предтечи нуаров «М» Фрица Ланга до «Асфальтовых джунглей» Джона Хьюстона. Из хьюстоновского шедевра здесь взят блестящий финал с погибающим в машине героем и некоторые мотивы гибели героев.
Крайне стеснённые финансовые возможности не помешали Дассену снять серьёзное, красивое кино, а в чём-то даже помогли. Так Дассену самому пришлось играть Цезаря, а на главную роль Тони он взял практически на тот момент спившегося Жана Серве. Цезарь и Тони – лучшие персонажи фильма. Остальные персонажи гораздо слабее.
Фильмом «Мужские разборки» ветеран классического нуара Жюль Дассен потихоньку закладывает основы нового направления в развитии криминального кино.

Date: 2020-07-13 07:57 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В картине «К востоку от Рая» Элиа Казан впервые в своей карьере осваивает цвет и только что возникший сверхширокий формат 2.55:1. Надо сказать, режиссёр не везде использует преимущества новых экранных пропорций, кое-где с помощью композиции искусственно ограничивая экранное пространство до более привычных соотношений. «К востоку от Рая» – неплохая семейная психологическая драма, главным достоинством которой является Джеймс Дин. Его глубокая и искренняя игра впечатляет, а образ Кэла, как типичного молодого бунтаря, страдающего от непонимания близкими, прочно укоренится в американском кинематографе. В остальном картина лишена достоинств предыдущих фильмов мэтра. Здесь нет социальной значимости «Джентльменского соглашения», высочайшего уровня актёрской игры и накала страстей «Трамвая желание», художественной гармонии и красоты «В порту». Что касается, второй по значимости темы фильма после истории семейства Трасков – проблемы межнациональных взаимоотношения во время Первой мировой войны (ненависть к американским немцам), то она гораздо глубже и с большим мастерством была показана Борисом Барнетом в «Окраине».

Дьяволицы

Date: 2020-07-13 04:41 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
https://filmix.co/triller/48141-dyavolicy-les-diaboliques-1955.html

Лучшее, что есть в картине – страшный и неожиданный финал, который в финальных титрах режиссёр просит держать в тайне, и не рассказывать своим друзьям. Что касается основной части, то здесь фильм переоценён. Так в фильме есть ряд интересных монтажных ходов, но, например, персонажи по большей части невыразительны. Очень хорошо играет свою роль забитой женщины Вера Клузо, прекрасны эпизодический сосед Николь и Шарль Ванель, но последнего слишком мало. Фильм развивается достаточно медленно. Музыки нет вообще, в ключевой сцене убийства её заменяют самые разные звуки воды, что интересно придумано. Альфред Хичкок, на день опоздавший с покупкой прав на роман, снял бы гораздо интереснее. По интриге и напряжению «Дьяволицам» далеко до шедевра Клузо «Плата за страх».

Концовка

Однако сообщники рано торжествуют — в этот момент появляется Фише, который с удовлетворением сообщает, что следующие годы они проведут за решёткой. В последней фразе фильма содержится намёк на возможное «второе дно» сюжета. Один из учеников школы имеет репутацию лжеца, поэтому когда он говорит, что рогатку у него отнял пропавший без вести господин директор, ему никто не верит. Последующие события подтверждают его правоту. В последней сцене он появляется с рогаткой, объясняя, что ему её вернула госпожа директриса. Таким образом, нельзя исключать, что её смерть была инсценирована по договорённости с комиссаром и что на самом деле Кристина остаётся в живых.

За исключением Базена, которому эта попытка придать дополнительную глубину сюжету пришлась не по вкусу, на неё мало кто из критиков обращал внимание, хотя такой сюжетный разворот вполне в духе Клузо[2]. Структурно она сближает «Дьяволиц» с «Головокружением» Хичкока — фильмом, который весь построен на зыбкости того, кто является преступником, а кто — жертвой.

С литературным материалом Клузо обошёлся весьма вольно. У Буало-Нарсежака две женщины, сплочённые лесбийской привязанностью, из желания получить страховку доводят до самоубийства склонного к вере в потустороннее супруга одной из них. Последний выступает в романе как преступник, жертва и сыщик в одном лице, причём поиски истины приводят его к самоуничтожению (мортидо)[2]. Вместо бассейна в романе фигурирует пруд, а возвращение «той, которой не стало» принимает совсем другие сюжетные формы, нежели в фильме.

Гомосексуальный подтекст был невозможен в кинематографе середины прошлого века. Клузо переписал фабулу с тем, чтобы изменить пол преступника-жертвы и отдать эту роль своей супруге, бразильянке Вере Амаду[2] (которая, по совпадению, умрёт от сердечной недостаточности через несколько лет после выхода фильма)[3].

«Дьяволицы» (фр. Les Diaboliques)
Edited Date: 2020-07-13 07:16 pm (UTC)

Date: 2020-07-13 07:31 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Ве́ра Клузо́ (фр. Véra Clouzot, урождённая Ги́бсон-Ама́ду, порт. Gibson-Amado); 30 декабря 1913 — 15 декабря 1960) — французская актриса и сценарист бразильского происхождения. Отец — Жилберту Амаду (1887—1969), известный бразильский конгрессмен, писатель, журналист и адвокат, экс-президент Ассоциации международного права ООН.

Вышла замуж за режиссёра Анри-Жоржа Клузо. Успела сняться всего в трёх фильмах, все они поставлены её мужем. Также была соавтором сценария фильма Клузо «Истина», в год выхода которого скоропостижно скончалась от инфаркта миокарда. Похоронена на кладбище Монмартр.

Date: 2020-07-13 07:37 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Часы отчаяния» художественно проигрывают «Окаменевшему лесу» Арчи Майо при очень схожих фабулах. Кстати, оба фильма являются экранизациями бродвейских постановок. «Окаменевший лес» гораздо более глубокий фильм, с множеством культурных подтекстов и философских размышлений. «Часы отчаяния» концентрируются на психологии бандитов и заложников, вынужденных долгое время находится в одном доме. При этом Хамфри Богарт играет, конечно, лучше, чем девятнадцать лет назад, но не намного. Фредрик Марч, звезда тридцатых, не растерял свой талант и в данном произведении легко переигрывает Богарта. Впрочем, роль героического отца семейства более выигрышная и богатая на разные эмоции. Хамфри внешне очень хорошо смотрится – осунувшийся и небритый, в нём действительно видится закоренелый преступник.
Фильм отличается очень хорошим монтажом. Практически идеальные склейки, без пауз передающие происходящее в доме, создают ощущение единого действия, как на театральной сцене, и привносят эффект присутствия.

«Marty», 1955.

Date: 2020-07-13 07:48 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Марти» – исключительно удачный камерный фильм с семью актёрами и четырьмя декорациями. Делберт Манн снимает фильм в очень подходящей для сюжета манере. Он использует статичные планы почти предельной длинны. Режиссёр не вмешивается в столь интимное повествование, тактично самоустраняется, позволяя Эрнесту Боргнину в полной мере продемонстрировать свое скрытое до этого фильма глубокое драматическое дарование. Никаких лишних склеек, никаких деталей и кадров, напрямую не относящихся к героям, практически никакой закадровой музыки до вечерней прогулки Марти и Клары. Поразительно, насколько Эрнест Боргнин выдаёт тонкую, проникновенную актёрскую игру, в малозаметных нюансах полностью раскрывая личность своего героя – доброго, некрасивого, уступчивого. Дорогого стоит даже одна сцена, в которой Марти с подростковой застенчивостью звонит случайной знакомой выслушивает очередной отказ по телефону, и как постепенно меняется его лицо, когда он понимает, что ему в очередной раз придётся в одиночестве провести субботний вечер. Глубина раскрытия поставленной проблемы приводит к одному интересному эффекту. В фильме фактически показаны лишь сутки из жизни Марти – от конца рабочего дня в субботу до вечера воскресенья. Но во время просмотра возникает ощущение, что перед глазами прошла вся жизнь Марти, с самого детства, настолько погружаешься в его душевный мир.

Budget $350,000[1][2]
Box office $2,000,000

The role of Clara was initially going to be reprised by actress Nancy Marchand, later of Lou Grant and The Sopranos fame, who had portrayed the character in the television version. However, actress Betsy Blair was interested in playing the role and lobbied hard for it. At the time, Blair, who was married to actor Gene Kelly, had been blacklisted due to her Marxist and communist sympathies. It was only through the lobbying of Kelly, who used his major star status and connections at MGM to pressure United Artists, that Blair got the role. Reportedly, Kelly threatened to pull out of the film It's Always Fair Weather if Blair did not get the role of Clara.[8][9][10][11]

Mann shot the film in sixteen days plus an additional three days for retakes

Date: 2020-07-13 08:00 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Билли Уайлдер нашёл, кажется, идеальный баланс между комедией, местами почти фарсовой, и серьёзным напряжённым детективом, когда с каждым днём ситуация всё хуже, а стукач всё ещё не найден. Для достижения достоверных реакций актёров, режиссёр не сказал им, кто из них станет предателем. В фильме множество комедийных сцен, напрямую не связанных с основной сюжетной линией. Главные клоуны лагеря 17 – весёлая пара сержантов: Станислав «Зверюга» Кузава (Роберт Штраус) и его лучший друг Гарри Шапиро (Харви Лембек). Зверюга везде суёт свой нос и мечтает о русских женщинах и свидании с Бетти Грейбл. Шапиро умудряется устроить своему другу и то и другое. Прекрасны представители немецкой стороны: туповатый на вид, но очень хитрый сержант Шульц (Зиг Руман), и конечно, комендант лагеря Оберст фон Шербах (Отто Преминджер), который самодовольно смеётся над попытками американцев сбежать и надевает форменные сапоги, чтобы поговорить по телефону с начальством.
Каждое событие лагерной жизни: будь то импровизированные бега, получение писем или рождественская вечеринка, Уайлдер превращает в очень смешное театральное зрелище, сдабривая его порой тонкой грустью. Оригинальная полифоническая атмосфера, в которой фарсовые тупые немцы соседствует с хичкоковским саспенсом; очень качественная актёрская игра на всех уровнях; мастерский сценарий; служащая лейтмотивом знаменитая военная песня «When Johnny Comes Marching Home» – всё это делает «Лагерь 17″ незабываемым шедевром.

Date: 2020-07-13 08:03 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Центральным в «Дороге» является образ Джельсомины – до предела наивной, пассивной, бесполой («Ты не женщина – ты морковка!»), не имеющей возраста (не то старушка, не то дитя), не совсем нормальной. Она живёт в каком-то своём очень глубоко запрятанном мире, обладает детской непосредственностью, часто плачет и смеётся одновременно. Лицедейство замещает для неё жизнь в нормальном мире, в нём она раскрывает свои подлинные эмоции. Джульетта Мазина создала фантастический незабываемый образ почти на уровне Чарли Чаплина, влияние творчества которого на Феллини несомненно. Дзампано составляет разительный контраст с Джельсоминой – это очень грубый мужик, любящий вино и женщин, вспыльчивый и тяжёлый на руку. Дзампано достаточно однообразный и Энтони Куинн раскрывает своё актёрский талант по-настоящему лишь в последней сцене фильма. Лейтмотивом к фильму служит запоминающаяся короткая мелодия Нино Роты.
Фильм наполнен контрастами: Джельсомина и Дзампано, Дзампано и Дурачок, проститутки, похотливые вдовушки и асексуальная Джельсомина, монашки и бродячие циркачи. Но без образа Джельсомины всё это рушится и теряет смысл. Многие сцены фильма представляют интерес именно с точки зрения реакции Джельсомины. Вообще, «Вечер шутов» Ингмара Бергмана гораздо более сильный, мрачный и глубокий фильм, с другим уровнем режиссуры. «Дорога» без Джульетты Мазины в роли Джельсомины, которую хочется занести в десятку самых ярких образов кинематографа, кажется, не получила бы и половины своей славы.

Date: 2020-07-14 07:26 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Окно во двор» – подлинный шедевр Альфреда Хичкока о фотографе, который очень любил подглядывать за соседями. Необычайно жарким летом талантливый репортажный фотограф Джефф Джеффриз (Джеймс Стюарт) оказался прикованным к инвалидной коляске после несчастного случая на автогонках. Его навещает деловая медсестра из страховой компании Стелла (Телма Риттер) и подруга манекенщица Лиза Кэрол Фремон (Грейс Келли), на которой Джефф никак не может решиться жениться, так как боится, что утончённая особа не сможет ездить с ним в командировки. От скуки Джефф наблюдает за жизнью своих соседей по двору, среди которых счастливая пара молодожёнов, одинокая женщина – скульптор, одинокий музыкант, отчаявшаяся одинокая женщина, окружённая поклонниками балерина и две семейные пары в возрасте. Как-то ночью Джеффу не спится, и он заметил, что его сосед Ларс Торвальд (Раймонд Барр) трижды выходил из дома с чемоданом, потом убирал нож и пилу, а утром пропала его жена. Джефф убеждает себя, что Торвальд убил свою жену, с которой часто ссорился и заражает подозрительностью Лизу и Стеллу. Но вот беда – армейский друг Джеффа детектив Томас Дойл (Венделл Кори) не верит ему. А без полиции трудно добыть улики. Тогда смелые женщины решают проникнуть в квартиру Торвальдов

Картина, совершенная во всех отношениях. Чего только стоит огромная декорация многоквартирного дома с большим двором, куском оживлённой улицы с автомобилями и восемью жилыми квартирами. Альфред Хичкок полностью погружает зрителя в мир Джеффа. Всё, что мы видим, мы видим исключительно из окон его квартиры, всё, что мы слышим – слышит Джефф, сидя у открытого окна. Вместо саундтрека звучат партии молодого композитора. Режиссёр приковывает зрителя к окну, как приковывает к нему героя, побуждая жадно вглядываться в жизнь других людей, которых хорошо видно, но не слышно. Двор Джеффа – маленькая, но очень объёмная модель мира. В картине Хичкок разместил множество пантомим, которые демонстрируют соседи Джеффа. И большинство этих пантомим работают на две темы – расследования и семейной жизни. Каждая квартира – определённый этап семейной жизни. Обсуждению брака в юмористическом ключе посвящены практически безмятежные первые полчаса фильма. Лишь потом жажда расследования потихоньку затмит матримониальные планы Джеффа.
Как всегда, Хичкок поднимает тему возможности обвинения любого человека в убийстве. Это роднит его с Фритцем Лангом, который считал каждого человека способным на убийство (см. «Улица греха»). Также Хичкока забавляет живой интерес своих героев, обычных людей, к жутким убийствам и их тяжкое разочарование, когда стройная теория от убийстве жены Торвальда посыпалась, как карточный домик.
Очень выразительно играет Стюарт. При физической ограниченности героя он передаёт его эмоции с помощью тонкой мимики и своих умных, проницательных глаз. Грейс Келли в роли гламурной красотки всё больше блистает в нарядах Эдит Хид, нежели демонстрирует чудеса драматической игры. Ещё мне понравилась работа теперь уже постоянного оператора Хичкока Роберта Баркса, который одним длинным кадром показывает жизнь в каждой из квартир, и возвращается к крупному плану лица Джеффа, задремавшего у окна.

https://filmix.co/triller/4288-okno-vo-dvor-rear-window-1954.html

Date: 2020-07-14 07:29 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
При некоторой наигранности сюжета, почти шаблонных Барри и Эди, всюду сопровождающих Терри и спорной по правдоподобности моментальной победы Терри над синдикатом, «В порту» – фильм восхитительный. Элиа Казан изумительно работает с актёрами. У него все выкладываются по полной программе. Казан привёл к премии «Оскар» дебютантку Еву Марию Сейнт. Ли Дж. Кобб, Род Стайгер и Карл Мальден в порядке убывания убедительны и достоверны в своих амплуа. Особенно удался мерзкий, постоянно кривящий губы, Джонни Френдли. Что касается Брандо, то его тонкая игра, его перевоплощение в тупого работягу, который вовремя сумел остановится в своём падении, выше всяких похвал. Это практически беспрецедентная для Голливуда глубина актёрской игры. Элиа Казан максимально раскрыл талант Марлона Брандо, работающего по системе Станиславского, в своих фильмах. Ухаживание за Эди, когда Терри в её белой перчатке качается на качелях, сцена признания в убийстве, когда гудок заглушает его бессмысленные объяснения, диалог с Чарли в такси, эмоционально сильный финал – всё это классические образцы мастерского сотрудничества актёра и режиссёра.
Оригинальную музыку к фильму написал Леонард Бернштейн, оператором был брат Дзиги Вертова Борис Кауфман, который выразительно снял ключевые сцены и насытил кадры решётками всех видов, показывая ту тюрьму в которой живут докеры.

Date: 2020-07-14 07:32 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
При традиционной для нуара фабуле конец представляется довольно неожиданным. В большинстве случаев, даже если герои не поддавался влиянию роковой красавицы, его всё равно губило порочное окружение. Здесь же Джефф не только не убил Карла, но и вышел сухим из воды и вернулся к своей прежней любви. Дело тут в том, что Фритц Ланг сосредотачивает своё внимание на отношениях внутри пары Карла и Вики. Подходящую пару составляют мрачный Карл, которого сжигает собственническая любовь к жене, и порочная Вики, ложь которой так тесно переплетается с правдой, что она сама не всегда способна в ней разобраться. Они накрепко связаны и не могут разорвать узы этого извращённого брака, не убив друг друга. Усиливают атмосферу голые стены квартиры Вики и Карла и клаустрофобические купе и кабины машинистов. Лишь изредка Ланг вырывает повествование на улицу и длинными планами демонстрирует зрителю череду шпал и поезда. В картине вообще достаточно много ретардаций. Саундтрек в фильме не классический — ненавязчивая, но атмосферная музыка Даниэля Амфитеатрова.
«Страсть человеческая» не так разительно отличается по атмосфере от «Человек-зверь», как «Улица греха» от «Суки». Дело в том, что «Человек-зверь» изначально фильм очень мрачный. Ланг, не имея в своём распоряжении Жана Габена, зато обладая Бродериком Кроуфордом, находящемся на вершине своей карьеры, практически полностью переключил внимание на отношение внутри пары Бакли. Яростная, непримиримая схватка двух супругов, намертво связанных письмом Вики (важное изменение сюжета), психологически намного интереснее и выразительнее, чем сцены с участием выходящего сухим из воды Форда и чем аналогичные сцены в фильме Ренуара. Также Ланг довёл до совершнества использование холодных узких пространств и дополнительно очистил стиль, практически исключив бросающуюся в глаза эстетику из железнодорожных сцен.

Date: 2020-07-14 07:37 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Фильм обыгрывает стандартный сюжетный ход Хичкока – осуждение невинного человека. Тут, вроде бы, Марго действительно убила Чарльза, но это была самозащита, а судят её как за преднамеренное убийство. В картине много театральных условностей. Так, например, в комнате, где разворачивается детективный сюжет зрителю принципиально не показывают одну из стен, создавая ощущение сцены, примерно, как в «Верёвке». Редкие сцены на улице сняты с наложением, а судебный процесс символичен до предела. Впрочем, Хичкоку никакие ограничения не мешают снят очень интересный и напряжённый фильм. Помогают ему в этом мастерство Рэя Милланда и обаяние Энтони Доусона. Очень низкие ракурсы съёмки, и активное использование настольных ламп в качестве переднего плана объясняются тем, что фильм снимался в формате 3D. Этим же объясняются странные монтажные склейки, которые чередуются с безупречными.

Date: 2020-07-14 07:47 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В «Босоногой графине», как и во «Всё о Еве» гораздо больше говорят, чем показывают. Второй раз Манкевич не подкрепляет на экране слова о великих актрисах, режиссёрах и могущественных миллионерах. Бедность фильма мешают восприятию подобных речей. Не ощущается, например, что Кирк Эдвардс – хозяин Уолл-стрита. Цветная плёнка подчёркивает невысокий уровень костюмов. Собственно, цвет хоть как-то проявляет себя в финальных итальянских сценах. Есть ощущение, что лучше было снять чёрно-белый фильм и с оператором, который бы снимал Аву Гарднер с более выразительных ракурсов, подчёркивающих её красоту. Фабула картины в целом скопирована с «Гражданина Кейна». Та же смерть в начале, те же флешбеки, постепенно раскрывающие сложный образ главного героя, неудачная попытка героя обрести семейное счастье, демонстрация дважды одного и того же события. Это не удивляет, если учесть, что сценарий «Гражданина Кейна» писал Герман – старший брат Джозефа Манкевича. Сам сценарий очень хороший, с интересной концовкой, проработанным характером героини, остроумными шутками. Но уровень режиссёрского мастерства Джозефа Манкевича в данном случае не соответствует высокому уровню сценария.

«Naked and the Dead, the», 1958

Date: 2020-07-14 07:50 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В этой военной картине хорошо смотрятся вместе масштабные батальные сцены, философские диалоги и молчаливые монологи героев, посвящённые прошлому (важнейшая тема творчества Рауля Уолша). Важную роль в повествовании играют женщины – не случайно фильм начинается со стриптиза. Кого-то терзают измены, кого-то – смерть возлюбленной, кто-то скучает по случайным половым связям. Каммингс, например, уговаривая Роберта женится, признаётся, что его жена, хотя и не красавица, зато многое сделала для его карьерного роста. Особняком стоят несколько эпизодов из жизни взводного дурачка Вудро Вильсона, который нарисовал полуобнажённую красотку на внутренней стороне своей плащ-палатки. При не очень сильной для Уолша режиссуре, не очень выразительной актёрской игре (хотя Алдо Рэй прекрасен) и минимальном количестве слабых сцен (флешбеки, например) этот фильм поднимает множество проблем, с которыми люди сталкиваются не только в военных условиях, но которые особенно остро встают во время боевых действий. Помимо сложностей межличностных отношений, важнейшей темой фильма является тема власти и возможности существования гуманной власти в столь негуманных условиях, как Вторая мировая война.
Саундтрек Бернарда Херрманна по своему качеству стоит в одном ряду с лучшими произведениями композитора, написанными для Альфреда Хичкока.

Ха. Очень сильно отличается от книги. В книге: лейтенант Хирн погибает (подставленный Крофтом, который врет о результатах разведки), солдаты несут другого раненого - рядового Уилсона, который умирает по дороге, Крофт выживает, но никаких ценных сведений разведвзвод не приносит, а операция оказывается выигранной "по ошибке" - туповатый начштаба, майор Даллесон, в отсутствие генерала приказывает двигаться и атаковать, артиллерия случайно уничтожает "секретный штаб" японцев (погибает японский генерал и половина его штабных офицеров), из-за этого японцы (уже и так ослабленные голодом) теряют волю к борьбе и силы сопротивляться, поэтому их удается довольно легко победить. Еще и пленных почти всех расстреливают на месте.

Date: 2020-07-14 08:08 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Весь сюжет этого социально значимого, как и все картины, которые продюсировал Крамер, фильма строится на неверной предпосылке, согласно которой белого на расистском юге США могли сковать одной цепью с чёрным. Об этом не преминул сообщить Крамеру Роберт Митчум, который сам был каторжанином, и которому предлагали главную роль в фильме. Если закрыть глаза на эту вольность авторов сценария, «Скованные одной цепью» – крепкий, добротно снятый фильм. Главные герои играют прекрасно, Тони Кёртис изо всех сил старается вылезти из традиционного амплуа смазливого мальчика, и это ему хорошо удаётся. Очень жизненный, совсем не примитивный, персонаж Теодора Бикеля. Фильм морализаторский. Всё основные идеи, которые хотел донести Крамер до зрителя, лежат на поверхности. Идеи дружбы и сотрудничества вне расовых стереотипов, которые держат героев крепче цепей, раскрываются в долгих разговорах Джона и Ноа, которые они ведут в редкие моменты передышек.
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Ода Стиролу» – творчески интересный короткометражный документальный фильм Алена Рене, посвящённый производству товаров из пластика. За пятнадцать минут экранного времени Рене показывает полный цикл производства от готового продукта к нефти. Самое интересное в этом фильме – выбранные ракурсы съёмки производства, абстрактные, без людей, оригинальные по цвету и форме кадры, в которых станки, сырье и продукты производства, благодаря несложным спецэффектам начинают жить своей обособленной жизнью.

Alain Resnais

Date: 2020-07-14 08:19 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Ален Рене́ (фр. Alain Resnais; 3 июня 1922, Ванн — 1 марта 2014, Париж) — французский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр монтажа, помощник режиссёра, продюсер и актёр, классик французского киноискусства. Его ранние режиссёрские работы относят к французской «новой волне».

Ален Рене родился и вырос в Бретани. С детства увлекался кинематографом и в четырнадцать лет уже снял любительской камерой свой первый короткометражный фильм. Одновременно он интересуется фотографией и литературой, особенно Гарри Диксоном, Прустом и Андре Бретоном. Как актёр дебютировал в 1942 году в небольшой роли в фильме «Вечерние посетители». В 1943 году поступает в Институт кинематографии на факультет режиссуры монтажа.

В 1946 году в Германии участвует во фронтовом театре под руководством Андре Вуазена. В том же году он работает помощником режиссёра и режиссёром монтажа в фильме «Париж 1900». Режиссёрским дебютом Алена Рене стал короткометражный документальный фильм «Ван Гог» (1947)

Personal life

In 1969 Resnais married Florence Malraux (daughter of the French statesman and writer André Malraux).[81] She was a regular member of his production team, working as assistant director on most of his films from 1961 to 1986. His second wife was Sabine Azéma, who acted in the majority of his films from 1983 onwards; they were married in the English town of Scarborough in 1998.[82]

Сабина Азема (фр. Sabine Azéma, род. 20 сентября 1949, Париж) — французская актриса[1].

Азема родилась 20 сентября 1949 года в семье парижского адвоката, росла с двумя сестрами[2]. Уже в юном возрасте заинтересовалась актёрским ремеслом и в школьные годы посещала курсы Франсуа Флорана в лицее Карно, позже открывшего известную актёрскую студию Cours Florent[en]. Позднее, для совершенствования знания иностранного (английского) языка, обучалась в Англии, где и познакомилась со своим будущим первым супругом Мишелем Лингленеем[3].

В возрасте 20 лет по возвращении во Францию начала обучение в Высшей национальная консерватории драматического искусства (Conservatoire national supérieur d’art dramatique), где познакомилась с Жан-Полем Бельмондо и Мишелем Буке. В Театре Елисейских Полей в 1974 году состоялся её сценический дебют в пьесе Вальс тореадоров по одноимённому произведению Жана Ануя с Луи де Фюнесом[1]. До начала восьмидесятых была известна преимущественно как театральная актриса.
Дебют в кино
Дебютом в кино для 27-летней на тот момент Азема становится второстепенная роль в фильме «Дальше некуда» Жоржа Лотнера с Пьером Ришаром и Миу-Миу. В следующем году появляется в крошечной роли в драматическом фильме «Кружевница», ставшем прорывом для Изабель Юппер[4].

Florence Adrienne Berthe Malraux1, née le 28 mars 1933 dans le 16e arrondissement de Paris et morte dans le 7e arrondissement de Paris1 le 31 octobre 20182, est une assistante réalisatrice française.

Elle se tourne vers le cinéma, est assistante (non créditée) sur Jules et Jim de François Truffaut avant d'être l'assistante d'Alain Resnais sur la plupart de ses films, de La guerre est finie (1966) à Mélo (1986). Elle épouse Alain Resnais en 1969, et ils se séparent à la fin des années 1980.

«Vertigo», 1958

Date: 2020-07-14 08:39 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Головокружение» стоит особняком в творчестве Альфреда Хичкока по самым разным причинам. Это самый красивый фильм мастера. Традиционный оператор Хичкока Роберт Баркс использовал формат VistaVision, дающий максимальное качество изображения и цветную плёнку Техниколор. Выверенные по композиции кадры, агрессивная работа с цветом, причудливая игра света (внезапные изменения освещённости персонажей, фантастические по свету сцены в парке с секвойями и в музее), яркие наряды от лучшего костюмера Голливуда – Эдит Хид и сложнейшие дорогие спецэффекты (так называемый, контр-зум, имитирующей головокружение) – придают особую выразительность визуальному ряду картины. Музыка композитора Бернарда Херрманна, часто работающего с Хичкоком, на мой вкус, превосходит его прежние работы с режиссёром.
Сценарий по заказу Хичкока написали авторы «Дьяволиц». В «Головокружении» на первую роль в чрезвычайно интересном и интригующем сюжете выходит любовь, что нечасто возникает в картинах Хичкока, где любовь часто является лишь приятным дополнением. Здесь же это любовь серьёзная, всепроникающая, за которую персонажам приходится серьёзно бороться. Традиционная для Хичкока тема обвинения невиновного присутствует в картине, но под новым углом. Джон Фергюссон сам берёт на себя вину и страдания из-за смерти Мэдлин. Интимность этой медлительной и медитативной картине придают ещё два обстоятельства: количество действующих лиц и особая монтажная манера. Практически весь фильм на экране действуют лишь двое главных героев. Пара второстепенных, вроде Мидж и Гэвина, появляются в трёх-четырёх эпизодах. При этом большая часть фильма снята «восьмёркой» или показывает происходящее глазами Джона, таким образом, зритель постоянно оказывается на месте главного героя, в частности, видит его сны и живо ощущает его головокружение. Монтажёр у Хичкока, кстати, тоже постоянный – Джордж Томасини.
Философская глубина, игра с двойниками, зеркалами и воплощениями, мистический сюжет и невероятная красота этой трагичной любовной истории закручиваются автором в теснейший клубок, от которого кружится голова, и который имеет тенденцию распутываться постепенно, с каждым новым просмотром.

Budget $2.5 million
Box office $7.3 million[1]

Charles Barr in his monograph dedicated to the study of Vertigo has stated that the central theme of the film is psychological obsession, concentrating in particular on Scottie as obsessed with the women in his life. As Barr states in his book, "This story of a man who develops a romantic obsession with the image of an enigmatic woman has commonly been seen, by his colleagues as well as by critics and biographers, as one that engaged Hitchcock in an especially profound way; and it has exerted a comparable fascination on many of its viewers. After first seeing it as a teenager in 1958, Donald Spoto had gone back for 26 more viewings by the time he wrote The Art of Alfred Hitchcock in 1976. In a 1996 magazine article, Geoffrey O'Brien cites other cases of 'permanent fascination' with Vertigo, and then casually reveals that he himself, starting at age 15, has seen it 'at least thirty times'."[6]

Critics have interpreted Vertigo variously as "a tale of male aggression and visual control; as a map of female Oedipal trajectory; as a deconstruction of the male construction of femininity and of masculinity itself; as a stripping bare of the mechanisms of directorial, Hollywood studio and colonial oppression; and as a place where textual meanings play out in an infinite regress of self-reflexivity."[7] Critic James F. Maxfield has suggested[citation needed] that Vertigo can be interpreted as a variant on the Ambrose Bierce short story "An Occurrence at Owl Creek Bridge" (1890), and that the main narrative of the film is actually imagined by Scottie, whom we see dangling from a building at the end of the opening rooftop chase.
Edited Date: 2020-07-14 08:43 am (UTC)

Date: 2020-07-14 08:45 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Несомненно лучший фильм Хича. Не коммерческое кино. Неслучайно единственный провал маэстро в прокате.
Да, именно о любви. Читали рецензию Юрия Арабова?

Раньше думал - великое кино. Пару лет назад пересмотрел, впечатление уже не было таким острым, задумался....

Date: 2020-07-14 08:52 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Орсон Уэллс со своим фильмом «Печать зла» умудрился вскочить на подножку уже уходящего в прошлое поезда под названием «нуар».
На границе Мексики и США взрывают автомобиль магната Линнекара. Часовую бомбу заложили в багажник в Мексике, а взрыв произошел уже на территории США.

Как это часто бывает у Орсона Уэллса, форма фильма важнее содержания. Запутанный сюжет практически не мешает наслаждаться этой яркой картиной. Уэллс сразу ошеломляет зрителя практически беспрецедентным по своей длине и сложности первым планом, который ведёт зрителя от закладки бомбы через границу двух стран к взрыву. Новаторским является и использование камеры, закреплённой на движущейся машине. Раньше в кино в таких случаях довольствовались наложением. Прекрасную операторскую работу Расселла Метти отличает смелое использование широкоугольной оптики в портретах, резких ракурсных съёмок, съёмок с рук и динамичных проездов. Хорошую эклектичную музыку к фильму сочинил знаменитый Генри Манчини.
Уэллс хорошо подобрал актёров, как и в своём предыдущем нуаре: «Мистер Аркадин». В эпизодах играют За-За Габор, Марлен Дитрих, Джозеф Коттен и изумительный Деннис Уивер с ролью полусумасшедшего ночного портье мотеля Гранди, в котором поймали Сьюзи. У Чарльза Хестона слишком положительная роль, чтобы быть выразительной, Джанет Ли прекрасна, Аким Тамиров великолепен (МХАТ, всё-таки!). О самом Хэнке Куинлане надо сказать отдельно. Это, без сомнения, самый цельный и выразительный персонаж из всех, созданных Орсоном Уэллсом. Генеральной репетицией для этой роли стал заплывший жиром Уилл Варнер из «Длинного жаркого лета». Одутловатый, насквозь пропитой, мерзкий коп с гениальной интуицией, блестяще сыгранный сорокалетним здоровым Уэллсом, один стоит половины фильма. Грим настолько качественный, что Уэллс не боится сверхкрупных планов.

Date: 2020-07-14 08:55 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В это ледяном, выверенном фильме, предшественнике французской «новой волны», явственно ощущается влияние всепроникающей порочной атмосферу нуаров и фильмов Альфреда Хичкока. Убийство мерзкого оружейного барона приводит к целой череде преступлений. На контрастах показан преступный путь двух влюблённых пар: одна молодая и задорная, вторая – в возрасте, казалось бы, умудрённая жизненным опытом. Но в итоге и бесшабашность Луи, и трезвая расчётливость Жюльена приведут всех четверых на скамью подсудимых. Интересно, что Жюльен и Флоренс в фильме так ни разу и не встречаются. Сначала они разговаривают по телефону (стоит отметить смелые крупные планы Жанны Моро), а потом пребывают в молчании: Жюльен сидит в лифте с зажигалкой, ножом и пачкой сигарет, а заплаканная Флоренс долго бродит по ночным улицам и кафе (она увидела машину Жюльена с Вероникой и решила, что он её изменил). Это, пожалуй, лучшие сцены фильма. Жана Моро великолепно сыграла свои эпизоды, лучше, чем кто-либо ещё в этом фильме. Параллельный показ двух криминальных пар позволяет Малю совместить хичкоковский саспенс с взрывным действием.
Отдельных комплиментов заслуживает совершенно преображающий фильм саундтрек Майлса Дэйвиса. Это первый из тех нескольких редких случаев, когда великий джазовой трубач писал саундтрек.

Date: 2020-07-14 10:24 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Фильм «Длинное жаркое лето» примечателен тем, что Пол Ньюмэн получил приз Каннского кинофестиваля, как лучший актёр. На мой взгляд, Ньюмэн играет, без сомнения, очень талантливо, особенно в финале, но слабее, чем в «Кошке на раскалённой крыше» того же года. Более того, на экране гораздо чаще Ньюмэна возникает Орсон Уэллс со своей яркой и полной экспрессии манерой актёрской игры. Богатые эмоции, богатый грим – эстет Уэллс поддерживает свой статус серьёзного актёра, в сорок три года играя грубого реднека на седьмом десятке.
Поставлена картина не на очень высоком уровне, операторская работа слабая, возможности широкоэкранного формата Синемаскоп не используются.

Date: 2020-07-14 10:28 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Кошка на раскалённой крыше» – это, конечно, не «Трамвай «Желание»" Элиа Казана. Не тот уровень режиссуры, операторской работы и актёрской игры. Собственно, хорошо играют здесь только Пол Ньюмэн, Элизабет Тэйлор и Барл Ивс. Последние двое просто хороши, а Пол Ньюмэн великолепен. Интересно наблюдать за достаточно стремительным восхождением новой яркой звезды на небосклоне Голливуда. Красавец с удивительными голубыми глазами имеет много общество с молодым Марлоном Брандо во внешности, характере и манере глубокой актёрской игры.

Date: 2020-07-14 10:28 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В «Свидетеле обвинения» действительно встречаются элементы хичкоковских фильмов. Сам Альфред Хичкок признавался, что к нему часто обращались, как к автору этого фильма. Секрет здесь лежит в исключительном мастерстве Билли Уайлдера браться за фильмы самых разных жанров и направлений. При отсутствии ярко выраженного стиля, на первый план выходят сценарий и актёрская игра. Сценарий хорош, что уж говорить. В фильме есть две основные линии: собственно защита Леонарда и комическая линия отношений адвоката с сиделкой, проходящая через весь фильм. В начале доминирует вторая линия, потом она уступает место судебному процессу. В финале, как уже было сказано, в расследовании убийства всплывают весьма интересные детали, ставящие всё с ног на голову.
Актёрским центром картины является, без сомнения сам Чарльз Лоутон. Его заплывший жиром вздорный адвокат с капризными губами и сверкающим моноклем – яркий, хорошо сыгранный в каждом кадре образ. Отдельно надо выделить едкие протесты Уилфрида на процессе, приближающие суд по уровню абсурдного юмора к пока непревзойдённому фильму Орсона Уэллса «Леди из Шанхая». Марлен Дитрих переживает второй взлёт своей актёрской карьеры после тридцатых годов, правда, по-настоящему раскрывается она лишь во второй половине фильма, а в первой – играет холодную и сдержанную добропорядочную английскую жену. Остальные актёры, включая Тайрона Пауэра меркнут на фоне этих двух монстров.

Date: 2020-07-14 10:30 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Седьмая печать» Ингмара Бергмана погружает зрителя во мрак Средних веков. В середине XIV в. в свой родовой замок из Крестовых походов возвращается рефлексирующий рыцарь Антониус Блок, ищущий знание, и его верный оруженосец – смелый Йонс (Гуннар Бьёрнстранд). Они держат путь по земле, охваченной эпидемией чумы. В пути им предстоит множество встреч. Для начала к Антониусу придёт Смерть (Бенгт Экерот) и они начнут долгую игру в шахматы, в которой поражение означает смерть для Антониуса и его спутников. Йонс встретит проповедника, который убедил Антониуса отправиться в Святую землю. Тот стал вором и насильником. Йонс спасает от его посягательств молодую девушку и они берут её с собой. Потом им попадётся бродячий цирк из трёх человек. Хозяин цирка сбежит с женой одного кузнеца и вскоре его убьёт Смерть. Кузнец, его жена и другие циркачи – пара с ребёнком (Йоф – Нильс Поппе и Миа – Биби Андерсон) примкнут к Антониусу. Ещё им предстоит встретить шествие флагеллантов и сожжение молодой ведьмы, которая не смогла удовлетворить любопытство Антониуса относительно образа дьявола, с которым она якобы встречалась. Уже на подходе к замку Йоф, часто выдумывающий себе видения, замечает Смерть, когда она играет с рыцарем. Антониус смешивает фигуры, давая возможность паре убежать. Наконец-то он сделал доброе дело, о котором мечтал. Дальше путники прибывают в замок, где их вместе с женой Антониуса забирает Смерть.

Date: 2020-07-14 10:35 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Девять жизней» считается лучшим норвежским фильмом за всю историю существования норвежского кинематографа. Это малобюджетный, но очень качественно сделанный триллер. Лаконичный и медитативный фильм с минимальным количеством разговоров погружает зрителя в величие безмолвных северных пустошей и гор, через которые ценой неимоверных усилий сумел пробраться отважный боец сопротивления. Несмотря на кажущуюся нереальность событий, фильм строго следует реальной истории и снят под чутким руководством самого Яна Баальсруда. Оператор Рагнар Сёренсен блестяще справился с трудной задачей съёмок заснеженных пейзажей на чёрно-белую плёнку. Очень красивый и атмосферный фильм.

Jack Fjeldstad (24 March 1915 – 4 September 2000) was a Norwegian actor and stage producer. He was active on stage and in films for more than fifty years. He made his film debut in Det drønner gjennom dalen in 1937, and participated in more than thirty films, including the role "Jan Baalsrud" in Nine lives from 1957.[1][2] He was decorated Knight, First Class of the Royal Norwegian Order of St. Olav in 1985.[1]

Date: 2020-07-14 10:43 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Обличительный «Пока город спит» построен на очень хорошем сценарии, в котором множество героев тесно переплетены между собой и дерутся как пауки в офисе компании со стеклянными стенами, так что все находятся на виду у конкурентов. Герой Даны Эндрюса, как и в следующем фильме Ланга играет репортёра, который весьма экстравагантным методом решил провести журналистский поиск маньяка. Это обстоятельство тесно сближает два фильма и картины образуют своеобразную репортёрскую дилогию. Как часто бывает у Ланга, большинство героев оказываются весьма и весьма мерзкими людьми. Например, Эдуард рискует жизнью любимой, Марк без колебаний подкладывает Милдред под Эдуарда, чтобы переманить последнего на свою сторону, а Джон быстро забывает о долге – он обязан все новости отдавать первым делом Марку для телеграфа. Сдержаться он сможет ровно один раз. И все сотрудники издательства вместе взятые идут на любые хитрости, чтобы запугать максимальное количество жителей Нью-Йорка и поднять свои тиражи. С точки зрения Ланга, они не далеко ушли от маньяка Роберта Мэннерса (Джон Дрю Берримор), находящегося по воле своей матери (Мэа Марш) в плену фрейдистских проблем.
Фриц Ланг с маниакальным упорством продолжает развенчивать представления о благородстве людской расы. Несмотря на схожий стиль и отдельные сюжетные элементы, «Пока город спит» не обладает вселенской глубиной «Вне разумных сомнений», и посвящён более мелким и приземлённым проблемам. Даже странно, что у этой картины есть некоторый хэппи-энд. Операторская работа Эрнеста Ласло находится на хорошем уровне, особенно это касается погони в Нью-Йоркской подземке.

Date: 2020-07-14 10:47 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Земляничная поляна» разительно отличается о предыдущих картин Бергмана, разобранных здесь. Если до этого режиссёр снимал фильмы прежде всего о проблемах семейных взаимоотношений, то «Земляничная поляна» – психоаналитическое копание старика в своём прошлом, в своём характере, в отношениях с родными и близкими. В предыдущих фильмах действовали пары, здесь же герой один, а все поступки всех остальных людей рассматриваются через призму жизни самого Исака Борга. На главную роль Ингмар Бергман пригласил легенду шведского кинематографа – 78-летнего режиссёра Виктора Шёстрёма, снявшего такой шедевр немого кинематографа, как «Ветер». Пожилой режиссёр прекрасно справился с поставленной задачей. В «Земляничной поляне» слышны отголоски гениальной и актуальной до наших дней «Скучной истории» А. П. Чехова. Фильм представляется очень стройным и гармоничным по форме. Тесно переплетая три плана реальности: сон, настоящее и воспоминания, Бергман позволяет зрителю вместе с Исаком Боргом пройти насыщенный ключевыми для понимания характера главного героя встречами и переосмыслить перед смертью прожитую профессором долгую жизнь, полную ошибок.

Date: 2020-07-14 10:50 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Тропы славы» – серьёзный военный фильм Стэнли Кубрика. События Первой мировой войны показаны с французской стороны, при этом фильм снимался в Германии.
Штабной генерал Поль Миро (Адольф Менжу) намекнул боевому генералу Жоржу Брулару, что его наградят, если он к определённому дню захватит Муравьиный холм – укреплённую немецкую позицию. Брулар спустил самоубийственный приказ полковнику Даксу (Кирк Дуглас). Полковник сделал в бою всё возможное, но его солдаты не дошли даже до немецкой колючей проволоки, а некоторые и вовсе остались в траншеях. Во время этого позорного боя Брулар даже пытался отдать артиллерии приказ стрелять по своим.
После поражения, Брулар захотел устроить показательный расстрел трусов. От каждой роты выбрали троих смертников. Попытка полковника Дакса (в прошлом адвоката) защитить их на трибунале и показать абсурдность затеи провалилась. Суд практически не стал его слушать. Единственное, что он смог сделать – назначить лейтенанта Роже (Уэйн Моррис) распорядителем расстрела, который обязан добить осуждённых. Дело в том, что один из троих несчастных – капрал Филипп Пари (Ральф Микер) стал свидетелем трусости Роже во время разведывательный вылазки. Роже даже умудрился взорвать гранатой третьего разведчика. Лейтенант от греха подальше решил чужими руками уничтожить капрала и выбрал его «показательным трусом». После мучительных разговоров на гауптвахте о смерти троица была расстреляна. Полковник Дикс передал свидетельства приказа стрелять по своим генералу Миро. Генерал похвалил Дикса за сообразительность, думая, что полковник специально подставил своего генерала, чтобы занять его место. Дикс в лицо высказал Миро всё, что он о нём думает.
Заканчивается фильм сценой, в которой солдаты 701 полка перед отправкой на фронт, плачут, слушая пение немецкой певички (Кристиан Кубрик).

Сам бой за Муравьиный холм в этом фильме показан слабее, чем в «На западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна (1930). Из батальных сцен хороши проезды по траншеям во время обходов Миро и Дакса, но траншеи у Кубрика киношные – слишком широкие для настоящих (иначе тележка операторская не умещалась). В остальном же фильм великолепен. Как всегда у Кубрика очень много внимания уделено красоте картинки (оператор Георг Краузе), поиску выразительных ракурсов для портретов и эмоционально сильных сцен. Прекрасная актёрская игра (лучше всех – Адольф Менжу). Сюжет картины очень серьёзный и драматичный, с глубоким гуманистическим посылом. Из Кубрика вырос серьёзный режиссёр, ставящим своему творчеству серьёзные задачи.
Фильм был долгие годы запрещён во Франции, Германии и Испании.
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
В 1951 году друг Кубрика Алекс Зингер убедил его, что ему следует начать зарабатывать на съёмках короткометражных документальных фильмов для компании March of Time — поставщика кинохроники в кинотеатры. Кубрик согласился и на собственные деньги снял короткометражный документальный фильм «День схватки» в 1951 году.

День схватки — короткометражный документальный фильм. Первая режиссёрская работа Стэнли Кубрика. Фильм финансировался самим Кубриком.
Сюжет
Главному герою фильма, Уолтеру Картиру, боксёру в среднем весе, предстоит сразиться на ринге. И собственно сам фильм повествует о дне его боя.

Day of the Fight shows Irish-American middleweight boxer Walter Cartier during the height of his career, on April 17, 1950, the day of a fight with middleweight Bobby James.

The film opens with a short section on boxing's history and then follows Cartier through his day as he prepares for the 10 P.M. bout. Cartier eats breakfast in his West 12th Street apartment in Greenwich Village, goes to early mass, and eats lunch at his favorite restaurant. At 4 P.M., he starts preparations for the fight. By 8 P.M., he is waiting in his dressing room at Laurel Gardens in Newark, New Jersey, for the fight to begin.

We then see the fight itself, which he wins in a short match

The year after the fight chronicled in Day of the Fight took place, Walter Cartier made boxing history by knocking out Joe Rindone in the first forty-seven seconds of a match (16 October 1951). Cartier had played some bit parts in movies before he appeared in Day of the Fight, and afterwards continued to appear occasionally in movies up until 1971, but he was most successful playing mild-mannered Private Claude Dillingham on the sitcom The Phil Silvers Show for the 1955-1956 season.[6]
Alexander Singer was a high school friend of Stanley Kubrick's (they went to William Howard Taft High School in the Bronx), who acted as assistant director and a cameraman for this film. He also worked on Kubrick's Killer's Kiss and The Killing, and went on to have a long career as a director of hour-long TV dramas.[7]
Douglas Edwards, who narrated Day of the Fight was a veteran radio and television newscaster. At this time, he was the anchor for the first daily television news program, on CBS, which would later be called Douglas Edwards with the News, and then The CBS Evening News.

Kubrick and Alexander Singer used daylight-loading Eyemo cameras that take 100-foot spools of 35mm black-and-white film to shoot the fight, with Kubrick shooting hand-held (often from below) and Singer's camera on a tripod. The 100-foot reels required constant reloading, and Kubrick did not catch the knock-out punch which ended the bout because he was reloading. Singer did, however.[5]

Day of the Fight is the first credit on composer Gerald Fried's resume. Kubrick did not pay him for his work on the film. "He thought the very fact that my doing the music" for the film "got me into the profession was enough payment", Fried told The Guardian in 2018 conceding that Kubrick's point was accurate. Fried, a childhood friend of Kubrick, later wrote the score for the director's Paths of Glory (1957) and three other films [9]

Although the original planned buyer of the picture went out of business, Kubrick was able to sell Day of the Fight to RKO Pictures for $4,000, making a small benefit of $100 above the $3,900 cost of making the film.[10]

According to Jeremy Bernstein,[11] the film lost $100, as documented in a November 1965 interview[12] with Kubrick.

Budget $3,900
Edited Date: 2020-07-14 12:01 pm (UTC)

Date: 2020-07-14 12:10 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Alexander Singer (born 18 April 1928, in New York City, New York) is an American director. He began his career behind the camera in 1951 as a cinematographer on the short documentary Day of the Fight, directed by his high school friend Stanley Kubrick.[1] Singer turned to directing a decade later with the film A Cold Wind in August.

Douglas Edwards (July 14, 1917 – October 13, 1990) was an American network news television anchor.

Gerald Fried (born February 13, 1928) is an American composer, conductor, and oboist known for his film and television scores.

.......................................
Аймо (англ. Eyemo), другое название «Белл-Хауэлл» модель 71 — хроникальный киносъёмочный аппарат, предназначенный для немой съёмки с рук на 35-мм киноплёнку в классическом формате. Выпускался американской компанией «Белл-Хауэлл» (англ. Bell & Howell) в Чикаго, и стал основным инструментом кинодокументалистов антигитлеровской коалиции во время Второй Мировой войны[1]. В СССР заводом «Ленкинап» выпускались копии аппарата под названиями «КС-4» и «КС-5»[2][3].



Designed and first manufactured in 1925, it was for many years the most compact 35 mm motion picture film camera, having a 100-foot film capacity. Its small size and ruggedness made it a favorite choice for newsreel and combat cameramen (it was used throughout World War II and the Vietnam War, the War Department providing special manuals for it), and also found use for fiction and documentary filmmakers whenever a portable, rugged, and inconspicuous camera was needed.

The Eyemo is still in use by some filmmakers.

The Eyemo takes an internal load of 100 feet (30,5 m) of film, which lasts just over one minute when filming at 24 fps. Some models also accept a 400 ft or 1000 ft magazine that is attached to the back, and can hold 4⅓ and 11 minutes of film respectively. When used with a 400 ft magazine, the Eyemo is cumbersome (but not impossible) to operate without the use of a tripod, while the use of a 1000-ft magazine requires tripod support.

Some camera shops have modified Eyemos for reflex viewing, attached video taps and motors to them, and modified the proprietary lens mount to allow the camera to use different optics (such as lenses made for still Nikon cameras).

Date: 2020-07-14 12:13 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Метражная камера «Аймо», созданная в 1925 году, произвела революцию в кинематографе, впервые дав кинооператорам возможность съёмки с рук из любого положения, и не уступая в удобстве новейшим малоформатным фотоаппаратам[4]. Этот аппарат на протяжении десятилетий оставался самым компактным при ёмкости кассеты 100 футов (30,5 метров) киноплёнки, вмещавшей более минуты материала при стандартной частоте киносъёмки[5]. По этому параметру «Аймо» превосходил более ранний «Кинамо» с 25-метровой кассетой. Благодаря уникальным свойствам камера стала незаменимой для кинохроники, особенно военной, и прошла несколько войн от гражданской в Испании до вьетнамской.

Во всём мире выпущено множество копий камеры, конструкция которой на несколько десятилетий стала основой при проектировании более современной аппаратуры. В 1938 году налажено производство отечественных аналогов «КС-4» и «КС-5», ставших основными хроникальными камерами на киностудиях страны и фронтах Великой Отечественной войны[6]. Советские камеры почти ничем не отличались от своего прототипа, поэтому операторы по привычке называли их «Аймо»[7]. Позднее на их основе разработана «КС-50Б», выпускавшаяся до 1954 года[3][8].

Благодаря простоте и компактности «Аймо» до сегодняшнего дня используется в профессиональном кинематографе при трюковых съёмках, когда камера может быть уничтожена при падении или столкновении. В блокбастере «Пёрл Харбор» ряд сцен, имитирующих кинохронику, был снят такой камерой, одновременно попавшей в кадр в руках погибшего кинооператора[9]. Некоторые мастерские за рубежом дополнительно оснащают аппараты телевизиром, стабилизированным электроприводом, и современными байонетами (F, Arri PL, Panavision-PV или BNCR) для распространённой оптики[5]. Кроме того, камера может использоваться для цейтраферной съёмки со специальным покадровым приводом[10].

Date: 2020-07-14 12:13 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
При проектировании аппарата её создатели впервые отказались от ящичной формы корпуса, который стал повторять очертания лентопротяжного механизма и отливался из лёгкого алюминиевого сплава. «Аймо» стала первой камерой, оснащённой приставной рукояткой и допускающей работу без штатива. Визирование осуществлялось через телескопический видоискатель со встроенным уровнем, а фокусировка — по метражным шкалам, нанесённым на оправах объективов. Выпускались несколько основных модификаций камеры. Первые из них 71-A и 71-K оснащались одним объективодержателем, а в 1929 году появилась самая массовая версия 71-Q с револьверной головкой, в которую одновременно устанавливались три объектива разных фокусных расстояний из штатного комплекта оптики. Модель 71-Z с одним объективным гнездом выпускалась специально для ВВС, а армейская турельная версия носила название PH-330G. Американской авиационной кинокамере соответствовал советский «АКС-1» Красногорского механического завода с откидной рукояткой привода и дополнительным коллиматорным визиром[11][* 1]. Согласование поля зрения визира однообъективных версий происходило при помощи сменных рамок на поворотном диске, а модель 71-Q оснащалась револьверным телескопическим видоискателем, механически сопряжённым с турелью. В советской копии с одним объективодержателем в поле зрения визира наносились несколько рамок для разных фокусных расстояний.

Транспортировка киноплёнки осуществлялась односторонним двухзубым грейфером без контргрейфера, и двумя зубчатыми барабанами: тянущим и задерживающим. Механизм приводился в движение пружинным приводом, полного завода которого хватало на протяжку 12—15 метров киноплёнки (20—28 секунд непрерывной съёмки)[6]. Кроме пружинного могли использоваться электропривод или приводная рукоятка, но среди операторов они не пользовались популярностью. Дисковый однолопастный обтюратор с постоянным углом раскрытия 160° при частоте съёмки 24 кадра в секунду обеспечивал выдержку 1/54 секунды[1]. Частота киносъёмки стабилизируется при помощи центробежного регулятора и может изменяться вручную в диапазоне 8—32 кадров в секунду[* 2]. Перезарядка аппарата производилась на свету за счёт металлических катушек со светозащитными боковинами. В США выпускалась киноплёнка на таких одноразовых бобинах специально для «Аймо», а советские операторы наматывали каждый рулон самостоятельно[12]. Поздние модификации аппарата допускали установку внешней кассеты ёмкостью 120 метров. Камера непригодна для синхронной съёмки из-за высокого уровня шума, издаваемого при работе механизма, а также из-за нестабильности частоты киносъёмки, характерной для пружинного привода.

По сравнению с германским аналогом «Arriflex 35», использовавшимся с противоположной стороны фронта Союзников, главными недостатками «Аймо» были отсутствие зеркального обтюратора и небольшая продолжительность непрерывной съёмки. Однако, американская камера была более неприхотлива и не требовала капризных аккумуляторов для электропривода. В боевой обстановке простота управления и надёжность были важнее других достоинств. В мирной жизни больше перспектив оказалось у немецкой системы, ставшей основой для целой линейки кинокамер.

Date: 2020-07-14 12:14 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Интересные факты

В фильме «Тегеран-43» отечественная камера «КС-50Б» снялась в роли «Аймо» в эпизоде подготовки покушения[6]. В ней террорист прятал пистолет.
Бленда объектива 75 мм из штатного комплекта оптики вмещала 40 граммов спирта и служила походной рюмкой[13][1].

Date: 2020-07-14 12:29 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Ночи Кабирии» получились слабее «Дороги», фильма более глубокого и с гораздо более интересными героями. Задумка «Ночей Кабирии» хорошая, но, во-первых, не достаточно масштабная, а во-вторых, Феллини банально не хватает мастерства, как и в «Мошенничестве». Причём это нанесло урон не только фильму в целом, но и великолепной игре Джульеты Мазины. Затянутость многих сцен приводит к тому, что яркая и оригинальная актриса выдыхается и начинает повторяться, что очень обидно.

Критика

Морандо Морандини в журнале «Ночь» от 10 октября 1957 года отмечает, что фильм может казаться фрагментированной последовательностью эпизодов жизни Кабирии. Однако на самом деле они связаны твердой повествовательной структурой, центр которой находится в главном персонаже. Фильм похож на «симфонию, в которой разные времена, эпизоды, связаны друг с другом, отделены, но дополняют друг друга, по аналогии или, наоборот, в различии» в душе главного героя, который гармонизирует их всех в драме его судьбы."

Фильм вошел в сотню лучших произведений итальянского кинематографа.

Edited Date: 2020-07-14 12:31 pm (UTC)

Date: 2020-07-14 01:02 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Для «Убийства» Стэнли Кубрик сам писал сценарий, но на основе рассказа Лайонела Уайта. Сценарий гораздо интереснее, чем «Поцелуй убийцы», хотя диалоги первой половины фильма оставляют желать лучшего. Дальше развивается настолько динамичное действие, что уже не до диалогов. История ограбления рассказывается в такой зубодробительной последовательности, что самые композиционно запутанные нуары, типа «Убийц» Роберта Сиодмака кажутся образцом прямолинейности. Кроме того, вставленный по настоянию продюсеров закадровый голос, комментирующий время действия, не всегда говорит правду. Постоянно история возвращается к одни и тем же кадрам подготовки жокеев к роковому седьмому заезду, после чего следует кусок ограбления, показанный глазами одного из героев, а затем какой-нибудь флешбек, демонстрирующий поведения другого героя за два дня до ограбления, заканчивающийся всё тем же кадром рупора, возвещающего начало седьмого забега.
Герои у Кубрика хорошо проработанные, яркие, актёры хорошо играют. Особенно это касается семейной четы Питти. Им, кстати, уделено во флешбеках больше всего экранного времени. Другое дело, что не всем героям уделено достаточно внимания, как например, сделано в схожих по фабуле «Асфальтовых джунглях» Джона Хьюстона – фильме более глубоким с точки зрения драматургии.
Визуально фильм практически безупречен. Для каждого героя Кубрик подбирает наиболее удачные и выразительные ракурсы. Хватает в картине и длинных удачных проездов, есть даже один кадр, снятый субъективной камерой.
Оригинальный сценарий и яркое изобразительное решение ставят этот фильм на довольно высокое место среди нуаров, но глубина драматургии не дотягивает до таких картин, как «Целуй меня насмерть» Роберта Олдрича, «Из прошлого» Жака Турнёра или «Двойная страховка» Билли Уайлдера.

Date: 2020-07-14 01:03 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Вне обоснованных сомнений» – мрачнейший фильм с шокирующим финалом, который служит достойным завершением карьеры Фрица Ланга – одного из самых мизантропичных режиссёров мирового кинематографа. Ланг наконец-то создал фильм, полностью отвечающий соответствующий его мировоззрению. В мире Ланга не существует виновности и невиновности, как противоположных понятий. Не имеет значения, виновен человек или нет, он так или иначе обречён на страдания. В мыслях о всеобщей виновности и способности любого человека пойти на убийство режиссёр заходит гораздо дальше Альфреда Хичкока. Пожалуй, Ланг – самая тёмная фигура в кинематографе первой половины двадцатого века. Ему исключительно удаётся в своих американских малобюджетных фильмах проникать в потаённые уголки людских душ в поисках нелицеприятной правды о бытии человеческой расы. «Вне обоснованных сомнений» снят с тем же холодным лаконизмом, который так хорошо смотрелся в «Человеческом желании». Многогранность последнего американского фильма Ланга лучше всего познаётся при личном просмотре, ибо эта картина нисколько не теряет, после того как зритель первый раз увидит финальный поворот сюжета.

Date: 2020-07-14 01:06 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Крепкий голливудский режиссёр Винсент Миннелли поставил себе задачу показать сложный внутренний мир художника, раздираемого собственными сомнениями и психическими проблемами. При некоторой простоте съёмок и достаточно быстром, несколько равном темпе картины, режиссёр с задачей справился. В фильме показана окружающая ван Гога атмосфера: люди и пейзажи, которые он перенес на холст. Миннелли со своей командой сделал обратное действие и воссоздал реальные ландшафты и реальных людей по картинам ван Гога, передав их цвета и настроение вплоть до того, что съёмочной группе пришлось красить пшеничное поле в яркий жёлтый цвет, который больше соответствовал картине. Также съёмочная группа проехала по всему миру и пересняла для фильма множество оригинальных картин художника.
Разумеется, фильма бы не получилось без подходящего актёра. Винсента ван Гога блестяще сыграл находящийся в расцвете творческих сил Кирк Дуглас, которого очень здорово загримировали. На мой взгляд, роль в этом фильме – лучшая драматическая роль Кирка Дугласа. Кроме Дугласа хорошо играет эпизодическую роль врача художника Эверетт Слоан.
«Жажда жизни» – не шедевр, но фильм вполне достойный. Жаль, что плохо сохранились оригинальные негативы и сейчас трудно увидеть оригинальные яркие цвета фильма.

Date: 2020-07-14 06:40 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Последний фильм умершего сразу после съёмок Жака Бекера – шедевр, показывающий отношения между пятью мужчинами в замкнутом пространстве, их подготовку идеального побега. Пикантность фильму придаёт тот факт, что сняты в нём непрофессиональные актёры, а под именем Жана Кероди скрывается Ролан Барба – непосредственный участник того самого побега. Сам Бекер сидел в тюрьме в годы нацистской оккупации. Длинный, клаустрофобический по стилю фильм снят захватывающе и интересно. Отчасти в этом заслуга оператора картины – Гислена Клоке. Саспенс здесь, конечно, не на уровне «Платы за страх», но всё-таки Бекеру удаётся создать при хичкоковской лаконичности создать нужное внутреннее напряжение между героями и окружающим миром, а в конце и между самими героями. Короткий, но напряжённый Финал картины удивительно красив и изящен.

Date: 2020-07-14 06:46 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
"«Чистое небо» – очень слабый фильм по сравнению с предыдущим творением Чухрая – «Балладой о солдате». Слабость проявляется практически во всём – в рыхлом и неритмичном сценарии, в недостаточной проработке героев, в спорных художественных приёмах, в работе оператора. Музыка Михаила Жива, правда, хорошая, но её мало. Фильм представляет ценность, как произведение, поднявшее мучительный даже для постсталинской власти вопрос судеб людей, вернувшихся живыми из немецкого плена."
.....................
" В 1970-е годы фильм почти не демонстрировался в кино и на телевидении. В картине явно прослеживалась тема сталинского послевоенного террора, что не соответствовало настроениям того времени. О картине и её роли в советском кинематографе опять вспомнили после 1985 года с наступлением перестройки.
Костюмы к фильму созданы по рисункам художника Валентина Перелётова.

"Саша Львова (Нина Дробышева) в восьмом классе случайно встретила знаменитого лётчика Алексея Астахова (Евгений Урбанский). Во время войны она также случайно встретилась с ним в бомбоубежище и услышала его номер. Через четыре свидания в морозном ноябре сорок первого они поцеловались, через несколько дней провели вместе ночь, а вскоре Алексей погиб. Саша осталась одна с маленьким сыном на руках. После войны из эвакуации вернулась её старшая сестра, вышедшая замуж за пожилого снабженца, и не дождавшаяся своего жениха, ставшего гениальным физиком. Сашин ухажёр о студенческих лет Сашей был отвергнут, хотя когда-то она обещала дождаться его, и уехал на Крайний Север.
Неожиданно в квартире Саши появился Алексей. Оказалось, что он был сбит и захвачен в плен. Алексей стал жить с Сашей, но из-за плена не смог устроится на нормальную работу и начал сильно пить. Лишь после смерти Сталина Алексею вернули награды и он смог опять стать лётчиком."

«Чистое небо», 1960.

«Peeping Tom», 1960

Date: 2020-07-14 07:44 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
https://www.youtube.com/watch?v=0nM6EoHFN7s

Слава и признание порой идут весьма извилистыми путями. «Приключение» Микеланджело Антониони было освистано на премьерном показе в Каннах, режиссёру пришлось бежать из зала. «Подглядывающий Том» спровоцировал грандиозный скандал, вынудивший Майкла Пауэлла покинуть страну и досрочно завершить свою достаточно успешную режиссёрскую карьеру. Осознание того, что смотришь шедевр, приходит минуте на десятой и не отпускает до самого финала. «Подглядывающий Том» лишь по фабуле соответствует жестоким фильмам про маньяков, обладая при этом глубочайшим разноплановым содержанием.
Фильм обладает особым хаотичным иррациональным стилем. Это находит отражение в монтаже, чередовании цветных съёмок и чёрно-белых любительских записей. Фильм снят оператором Отто Келлером в оригинальной манере, с черезчур яркими, кричащими цветами, причудливо смешивающимися в кадре. По работе со цветом фильм превосходит «Головокружение» Хичкока, проигрывая ему в работе со светом. Оригинальный также слегка хаотичный саундтрек Брайана Эсдейла создаёт особое настроение для каждой сцены в которой он используется. Иногда музыку заменяют и выходят на первый план навязчивые шумы – биение сердца, стрекот лентопротяжного механизма, тикание лабораторного таймера. Карлхайнц Бём выразительно играет манька – хладнокровного режиссёра-документалиста, снимающего страдания, который был затравлен жестоким отцом и совершенно беспомощен и застенчив в обычной жизни. Марк проживает свою мрачную жизнь в обнимку с кинокамерой, которая заменяет ему семью и друзей.
«Подглядывающий Том» отличается тем, что по тугой и запутанной спирали погружает зрителя в метафизическую сущность кинематографа. В этом вовлечении зрителя и раскрытии подоплёк искусства картина практически уникальна. Кинематограф – это подглядывание за чужой жизнью. Марк является его аллегорией – он подглядывает за полицейскими, снимая детектив, постоянно стоит у окна Хелен, наблюдая её отношения с матерью, записывает любовные стоны соседей. Но главное – он заставляет зрителя через видоискатель наблюдать страшную смерть несчастных женщин, уподобляя зрителя самому себе. За самим же Марком внутренним зрением каждый день подглядывает мать Хелен, вслушиваясь в его шаги наверху (по походке она вычислила, что Марк – преступник). Не зря Марк работает оператором – в фильме показан съёмочный процесс, когда режиссёр пытается добиться у актрисы нужных ему и будущим зрителям эмоций и тратит на это несколько десятков дублей, а сразу после съёмок, в закрытой от посторонних студии, Марк за минуту добивается от легкомысленно танцующей Вивиан таких сильных эмоций страха, которым позавидовал бы Альфред Хичкок («Психоз» вышел на экраны в то же время, что и рассматриваемая картина). Ведь страх от самых истоков, от Томаса Эдиссона, Жоржа Мельеса и Д. У. Гриффита играет одну из важнейших ролей в кинематографе.
«Подглядывающий Том» – потрясение, которых мало, одна из вершин кинематографа, водоворот, в который хочется погружаться снова и снова. Фильм предоставляет широкое поле для раздумий. Помимо тем страха и кинематографа, здесь есть, например, тема любви Марка, а с ним и кинематографа, к уродам; метафоричная кинокамера, как орудие убийства; тема жертвы. Все герои фильма являются жертвами в том или ином смысле. Не является жертвой только отец Марка, но если учесть, что его играет сам режиссёр, который сурово поплатился за съёмку фильма, то здесь жизнь сама вплелась в ткань повествования и дополнила его.

P. S. Невозможно не упомянуть блестящий эпизод Майлса Маллесона, играющего покупателя эротических фотографий Марка. На счёту Маллесона ещё пара ярких эпизодов в английских фильмах Хичкока.
Edited Date: 2020-07-15 03:44 am (UTC)

Date: 2020-07-14 07:51 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Casting and filming

Cohen originally wanted a star to play the lead role and suggested Dirk Bogarde but the Rank Organisation, who had him under contract, refused to loan him out. Laurence Harvey was attached for a while but pulled out during pre-production and Powell ended up casting German-Austrian actor Karlheinz Böhm (billed as Carl Boehm).[2] Böhm, who was a friend of Powell's, noted that their prior acquaintance helped him psychoanalyze and "go into very, very special details" of the character.[14] Böhm saw Lewis as a sympathetic character, whom he felt "great pity" for.[14] In a 2008 interview, Böhm stated that he could identify with the character because he also stood for a long time in the shadow of his famous father, conductor Karl Böhm, and had a difficult relationship with him.[16] Böhm also stated that he interpreted his character as being traumatized by growing up under the Nazi Regime.[17]

Pamela Green, then a well-known glamour model in London, was cast in the role of Milly, one of Lewis's victims, who appears nude onscreen in the moments leading up to her murder scene.[14] Green's appearance marked the first scene in British cinema to feature frontal nudity.[14][18]

Filming took six weeks beginning in October 1959.[19] The film was financed by Nat Cohen at Anglo-Amalgamated with other funds from the National Film Finance Corporation.

Contemporaneous

Peeping Tom's depiction of violence and its lurid sexual content made it a controversial film on initial release[28] and the critical backlash heaped on the film was a major factor in finishing Powell's career as a director in the United Kingdom.[29] Karlheinz Böhm later remembered that after the film's premiere, nobody from the audience went to shake the hand of him or Michael Powell.[30] A contemporary assessment of the film published in The Telegraph noted that the film effectively "killed" Powell's career.[3] British reviews tended towards the hyperbolic in negativity, an example being a review published in The Monthly Film Bulletin which likened Powell to the Marquis de Sade.[31]

Date: 2020-07-14 07:55 pm (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
Майкл Па́уэлл (англ. Michael Powell; 30 сентября 1905, Бексбурн, графство Кент, Великобритания — 19 февраля 1990) — британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, снявший более 60 фильмов,

С 1984 и вплоть до своей смерти в 1990 году был женат на Тельме Шунмейкер.

Тельма Шунмейкер (англ. Thelma Schoonmaker; род. 3 января 1940, Алжир, Французский Алжир, Алжир) — американский монтажёр, известная многолетним сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе.

In 1927 Powell married Gloria Mary Rouger, an American dancer; they were married in France and stayed together for only three weeks. During the 1940s, Powell had love affairs with actresses Deborah Kerr and Kathleen Byron.[5] From 1 July 1943 until her death on 5 July 1983, Powell was married to Frances "Frankie" May Reidy, the daughter of medical practitioner Jerome Reidy; they had two sons: Kevin Michael Powell (b. 1945) and Columba Jerome Reidy Powell (b. 1951). He also lived with actress Pamela Brown for many years until her death from cancer in 1975.

Subsequently, Powell was married to film editor Thelma Schoonmaker from 19 May 1984 until his own death from cancer at his home

Date: 2020-07-15 07:43 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
«Рокко и его братья» – длинная драма Лукино Висконти в пяти частях о попытках семьи провинциальных южан закрепиться в Милане. К Винченцо Паронди (Спирос Фокас) в Милан приезжает мать Розариа (Катина Паксину) с четырьми его братьями: Симоне (Ренато Сальватори), Рокко (Ален Делон), Чиро (Макс Картье) и Лукой (Рокко Видолаци). Только что умер муж Розарии, а Винченцо только что женился. Родственники жены выгоняют приехавший «колхоз». За матерью уходит и сам Винченцо. Винченцо будет тайно встречаться со своей женой, пока она не забеременнеет, после чего они поселяться вместе в отдельной квартире. Симоне и Рокко попытаются стать боксёрами, как когда-то Винченцо и влюбятся в проститутку Надю (Анни Жирардо). Симоне не совладает с вредными привычками и станет вором. Надя уйдет к Рокко, который станет успешным боксёром. Симоне в ответ изобъёт брата и изнасилует Надю на его глазах. Всепрощающий Рокко отдаст Надю брату и уйдёт жить к Винченцо. Надя вернётся к своей работе, а вскоре опустившийся на самое дно Симоне зарежет её. Мать даст ему убежище от полиции. Чиро – успешный рабочий на автомобильном заводе, восхищавшийся в прошлом Симоне, уйдёт из дома, не поняв всепрощающей любви матери и Рокко к Симоне, и сдаст старшего брата полиции. В финале фильма мать через Луку просит Чиро вернуться в дом.

Висконти снял крепкую семейную драму, показав клубок сложных противоречивых отношений между пятью детьми одной матери и раскрыв проблему интеграции селького населения в городской среде. В городе смогли выжить только Винченцо и Чиро. Симоне сломался, а успешный Рокко вместе с Лукой мечтает вернуться в деревню. Родина для него символ навсегда утраченного братского единства. Город же предоставил большие возможности для жизни, но раздробил семью, разорвал прочные родовые связи. С этой точки зрения фильм является весьма своевременным и актуальным (интересна попытка тех же лет в СССР идеализировать обратный процесс в «Отчем доме» Льва Кулиджанова).
Некоторая затянутость в начале с лихвой компенсируется мастерски сделанной второй частью со всё возрастающим накалом страстей и надрывной актёрской игрой Делона, Сальватори и Жирардо. Лучшей сценой фильма является смонтированная на подобиях (звучат одни и те же слова) и контрастах (залитый светом софитов белый Рокко на фоне черноты зала и резко выделяющийся из окружающей серой природы чёрный Симоне) параллельная демонстрация убийства Нади Симоне и финального чемпионского боя Рокко.

Fievre monte a El Pao, La

Date: 2020-07-15 07:58 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
https://w86.zona.plus/movies/lihoradka-prihodit-v-el-pao

Бунюэля, как обычно, не очень волнует визуальный стиль картины, и не сильно больше его заботит серьёзная актёрская игра. Для него более важен мир идей, противостояния диктаторской и либеральной властей, демонстрация беспомощности обеих. В предыдущем «Назарине» Бунюэль прошёлся и по официальной церкви, и по священнику, ведущему идеальный евангельский образ жизни. Здесь же он также безжалостен по отношению и к безжалостным властителям, и к милосердным политическим «вольнодумцам».
Edited Date: 2020-07-15 08:13 am (UTC)

Date: 2020-07-15 09:14 am (UTC)
From: [identity profile] belkafoto.livejournal.com
https://filmix.co/drama/77999-nazarin-nazar237n-1959.html

В этой аскетичной по стилю, как и многие работы Бунюэля, картине режиссёр жестко выступает против католической церкви, потакающей высшим классам. Так например, речь Насарио о том, что крестьяне – равноправные христиане и не обязаны снимать шляпу перед аристократией, воспринимается стоящим рядом священником, как ересь. Образ жизни главного героя, близкий к евангельским идеалам, подвергается частому осуждению и непониманию. Финал истории достаточно трагичен, он показывает тщетность усилий главного героя, которые в попытках сохранить веру, потерял разум. Для усиления воздействия, авторы фильма проводят множественные параллели между жизнью Насарио и земной жизнью Иисуса Христа. В итоге получается достаточно умный, хотя и спорный, манифест с достойной игрой троих основных актёров.

January 2026

S M T W T F S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 1314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 13th, 2026 09:13 am
Powered by Dreamwidth Studios